Claudio Malacarne. The latest work

Claudio Malacarne. The latest work

 

Dal 18 Novembre 2012 al 24 Dicembre 2012

Mantova

Luogo: Galleria CM Artestudio

Indirizzo: via Bertani 28

Orari: da giovedì a sabato 16.30-19 e su appuntamento

Telefono per informazioni: +39 347 2374740

E-Mail info: claudio.malacarne@alice.it

Sito ufficiale: http://www.claudiomalacarne.it


Sabato 17 novembre 2012 alle ore 17 presso la Galleria CM Artestudio, Via dei Bertani, 28 a Mantova si inaugura la mostra personale Claudio Malacarne dal titolo “The latest work “. La mostra è la prosecuzione delle tematiche care all’artista, i paesaggi marini e i giardini, saranno esposti gli ultimi lavori di medio e grande formato con la presentazione critica di Paola Artoni. 

Come ha modo di sottolineare la stessa critica d’arte: “Nelle acque di Claudio Malacarne i corpi galleggiano sospesi come in un liquido amniotico. Il caldo conforto avvolge le figure come in una sorta di bolla fuori dal tempo e anche noi spettatori ci sentiamo protetti. I bambini sono creature acquatiche spontanee e gli adulti vanno in apnea dal tempo corrotto e troppo veloce. L’invito è ad abbandonarsi e a vincere la gravità, o meglio la gravitas, nel nome della leggerezza, quella levitas che sembra spesso irraggiungibile. Lo stesso calore e la stessa dimensione vitale la ritroviamo nei paesaggi, in quei giardini lussureggianti di luce e di colore dove le ombre sono fatte di luce… quella luce che Claudio ha il potere di saperci regalare ogni volta con generosità e sapienza di mestiere”. 

BIOGRAFIA (testo di Floriano De Santi) 

"Claudio Malacarne nasce a Mantova nell’estate del 1956, quando il sole è già entrato nella costellazione del cancro. Fin dalle prime opere in lui il disegno si configura come un ambito d’azione e di riflessione privilegiato: vastissimo, autonomo e complementare al contempo alla pratica pittorica. È un laboratorio ininterrotto, un diario continuo in cui si assolve la necessità interiore, l’urgenza esistenziale di possedere la realtà attraverso l’immagine che la ricrea. Frequentando l’atelier del maestro Enrico Longfils si muove attraverso sperimentazioni di “mezzi diversi”, dalla matita, con cui soprattutto nello studio di animali insiste sulla plasticità dei soggetti, alla penna con inchiostro di china, prima a segni minuti e spezzati, poi a tratti più densi e continui, spesso sciolti in liquide acquarellature, preludio alla Natura morta con bottiglia, frutta e sveglia del 1970 in cui il disegno si dissolve nell’impulso pittorico. 

A partire dai dipinti a olio degli anni Ottanta s’intravede la lezione post-impressionista di Gauguin e di Van Gogh, di Bonnard e di Matisse, con una materia pittorica plein lumière, piuttosto che plein soleil: nelle ombre tanto sottilmente colorate da non essere neppure leggibili in quanto ombre, nel lampo fluorescente ed opalescente dei bulbi accesi nei suoi “giardini incantati” che spargono luce in tutto il paesaggio. C’è uno zampillio di colori che rimbalza sulle palme, sull’acqua del mare e sulle facciate delle case, quadruplicando il climax luminoso, nella precisa sensazione che questo – come nella narrativa di Proust o nella musica di Debussy – sia un istante sperduto nello spazio e nel tempo, irripetibile al pari di un candido pensiero, sostanziato di quiete, che solca la mente d’una fanciulla nel Ritratto della figlia Federica del 1989. 

Pur nel teso, coerente, ineccepibile linguaggio formale, le opere sul Concerto jazz del 2003-2008 grondano di umori esistenziali, come se il pittore lasciasse nelle serrate maglie di un’agguerrita sintassi simbolista i brani vivi, carnosi e sanguigni, della propria natura primordiale, inutilmente nascosta, perfino camuffata con ostinato pudore. Anche con le sue teste di animali nel Polittico del 2007, egli ha sempre lottato tra un proprio ideale mondo platonico, lucidamente dialettico e squisitamente mentale, e il gran flusso del suo sangue oscuro e tumultuoso, dei suoi sensi in agguato. Ed è appunto a causa di questo divario che si manifesta e determina la “fatica del pittore”, il tormento dei suoi quadri, espresso nel vigore del colore, nell’aggrovigliarsi delle immagini, nel sovrapporsi ed alternarsi dei dati naturalistici ed espressionistici sull’ordito logico di un’architettura figurativa neo-metafisica. 

Dopo aver scoperto il realismo spagnolo di Joaquín Sorolla, il suo occhio indagatore, il detective del colore dei Fauves, diventa nell’ultimo decennio, il puntuto, amaro artista dei “bagnanti” e dei “nuotatori”. Egli ha addirittura ingaggiato una battaglia contro il personaggio e sulla linea di un suo pirandelliano “uno, nessuno e centomila” ha puntato sulla presenza fisica della figura umana immersa nell’acqua di una piscina, divenendo dapprima il realista di una vita moderna perlustrata con una torcia al vetriolo, poi trasformandosi – lui ironico e scettico taglieggiatore di ritratti e di animali equiparati gli uni e gli altri da una comune, insopprimibile matericità – in una specie di perduto visionario suo malgrado. C’è in questi quadri tutta la sontuosa e avida eredità di Matisse, ma anche l’incanto, la sospensione, l’ansioso stupore di Rimbaud e di Valéry 

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
COMMENTI